UN BELLAS ARTES RENOVADO, CON SUS
SALAS PINTADAS DE COLORES AUDACES



Paredes rojas, turquesas, verdes, hacen ver de un modo nuevo las obras del Museo.

IGUAL PERO DIFERENTE. LOS PASILLOS GRISES UNIFICAN LAS SALAS. AQUÍ SE DESTACA EL ROJO QUE ENFATIZA EL DRAMATISMO DE LAS OBRAS DE GOYA


Por Mercedes Pérez Bergliaffa ESPECIAL PARA CLARIN


El Museo Nacional de Bellas Artes se viste de fiesta, porque está pintando sus salas de colores brillantes, vibrantes, algo muy por fuera de lo convencional y nunca antes ocurrido. El cambio de cara estará listo en su totalidad dentro de unos 45 días. Aunque si uno acierta a echar un vistazo por detrás de la escultura del “Doríforo”, entre los telones que cubren la entrada a la colección del Museo (actualmente cerrada al público), ya puede observar que la mayor parte de las salas está muy cambiada. En ellas, el lifting-conceptual por colores ha comenzado. Las salas que se pintaron hasta ahora son la de escultura francesa del siglo XIX (que es la sala que recibe a los visitantes cuando comienzan a recorrer el Museo y donde está El beso, de Rodin), la de arte barroco, las de arte flamenco y holandés, la de pinturas europeas del siglo XVIII, la de los Goyas, las de pintura italiana y francesa del siglo XIX y una de las más visitadas de todas: la de impresionismo y post- impresionismo (esa que muestra los Van Gogh, Renoir, Manet, Degas, Tolouse Lautrec… grandes nombres de la pintura). “Sólo falta pintar algunas salas más y pronto inauguraremos el Museo en su nueva versión”, comentó Guillermo Alonso, director del Museo y principal impulsor de estas renovaciones. ¿Pero acaso es tan importante agregar o sacar color a unas paredes? Tratándose de museo de Bellas Artes el cambio es fundamental. Porque induce al público a conocer grandes obras de la Historia del Arte de una manera distinta a cómo se las venía conociendo hasta ahora. Tan grande es el cambio, que si usted camina entre las salas renovadas –ahora multicolores–, puede llegar a pensar –como me pasó a mí– que los trabajos que se exponen son nuevos. Sin embargo, las obras son las mismas que estuvieron colgadas siempre. A tal punto es de grande la potencia del binomio “color-espacio”. Juntos, producen una experiencia fuerte a nivel físico. Los cambios En la sala 10, la primera que uno aborda cuando entra al Museo, se pintaron las paredes de azul profundo. Esto hace que las esculturas de mármol blanco que contiene se recorten en el espacio de manera drástica. Además del color, en esta sala también se cambió el nivel en que las obras están exhibidas: se pusieron todas sobre tarimas diseñadas a una misma altura, que es mucho más baja que en el pasado. Esto hace que el diálogo entre el espectador y la obra sea mucho más íntimo, máxime teniendo en cuenta que las esculturas tienen casi escala humana. “El desafío siempre fue que cada sala presentara una propuesta de color diferente, pero a la vez, que la paleta no se transformara en un carnaval”, explica Valeria Keller, del equipo de museología del Bellas Artes. “Por eso decidimos poner gris en algunos pasillos y salas, para neutralizar la vista, sobre todo alrededor de la sala barroca (que se pintó de un color borravino), alrededor de la que tiene las esculturas impresionistas (la sala 10) y la de los Goya (que es roja, con un solo panel pintado de naranja). Respecto de esta sala, decidimos pintarla de esos colores para acentuar el dramatismo de las pinturas de Goya”, explicó Keller. La sala impresionista, mientras tanto, está pintada de verde. ¿La razón? Los impresionistas salían al campo a pintar y el color remite al verde del paisaje. “Los colores de cada sala tienen que ver directamente con las obras que contienen”, comenta Florencia Galessio, del equipo de Investigación. “Por ejemplo, en la sala del Siglo XVIII, se eligió el turquesa porque es el color presente en la mayoría de los textiles que aparecen en las obras de esa época. Por otro lado, el turquesa destaca los magníficos marcos dorados de la mayoría de estas pinturas.” “Es una tendencia mundial, la de tener colores fuertes en los museos”, explica María José Herrera, Jefa de Investigación del Bellas Artes y responsable, junto a su equipo, del guión curatorial que definió los cambios de color. “En el Museo del Prado la sala que tiene las obras del Siglo XIX es de rojos oscuros. En la museología internacional se usa mucho la división espacial por color, pero como una cosa comunicacional: voy a la sala azul, a la verde, a la turquesa…. Tiene que ver con ofrecer al espectador los cuadros con un mismo guión curatorial pero en un entorno distinto. ¿Las razones? Van más por el lado de lo pedagógico que de lo simbólico”. Hay otra innovación que el Bellas Artes está planeando para la próxima reapertura de estas salas: pasar permanentemente música ambiente, escrita por autores de la época que cada sala representa. Todo este “combo museológico” de renovación producirá cambios en el espectador: con las salas pintadas con colores a los que pocos museos se animan y con la música de época bailando en nuestras cabezas mientras miramos las obras, la experiencia será distinta. Estamos hablando de estructuras físicas, edilicias, que esconden otras estructuras y decisiones mucho más conceptuales e ideológicas. Ellas nos cuentan acerca de un deseo: ubicar a nuestro Museo Nacional haciendo punta en el plano museológico internacional. Cosa que, aún cuando sus recursos no sean millonarios es posible: hasta ahora, esta obra, que está al 70 por ciento de su realización, costó unos 650.000 pesos. Y en el Museo calculan que faltan unos 300.000 pesos más. Los espacios expositivos guardan ideologías, que con el tiempo se revelan. Las del Museo Nacional de Bellas Artes están empezando a cambiar.


Antecedentes


Durante la gestión de Jorge Glusberg 1994-2003), las paredes del Museo de Bellas Artes eran blancas, tal como se venía usando desde los 70 en todos los espacios de exhibición que se relacionaban con el arte contemporáneo. El espacio-blanco estaba, también, en concordancia con una rama de la museología vinculada al famoso “cubo blanco” (esas salas o galerías de arte cúbicas, blancas, vacías, que aún hoy en día son mayoría), con la exposición del arte minimalista y conceptual en el MOMA hace unos cuarenta años, y con una tendencia general de los museos norteamericanos.


En 2004, bajo la dirección de Alberto Bellucci, las salas de la colección permanente se pintaron de colores pasteles. Fue un tímido intento de cambio de discurso.


Fuente: clarin.com

LA UNESCO PIDE RESPETO
POR LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LIBIA




Vista del yacimiento arqueológico de Sabratha, en la costa mediterránea, a unos 40 kilómetros al este de Trípoli. La semana pasada, UNESCO solicitó al país y a las fuerzas rebeldes respeto por esa zona, declarada patrimonio mundial desde 1982.

Foto: EFE ///

HALLAN EN UNA GALERÍA LONDINENSE
SEIS RELIQUIAS GRIEGAS ROBADAS



Captura de la edición digital del diario británico 'The Guardian', en la que se muestra una de las obras recuperadas por Grecia.

Las piezas, sustraídas hace diez años en el país heleno habían sido puestas a la venta por 5.700 euros De estilo bizantino, adornaban monasterios ortodoxos en zonas remotas al norte de Grecia Los objetos de arte fueron descubiertos gracias a una llamada telefónica de una mujer que dijo reconocer uno de los iconos -una famosa rendición de la Virgen- en la web de la galería Seis reliquias griegas que fueron robadas durante la pasada década han sido descubiertas en una galería de arte londinense y son objeto ahora de una investigación policial para tratar de averiguar cómo llegaron estos iconos religiosos al mercado del arte internacional. Encuentran en una galería londinense seis reliquias griegas robadas Según informa The Guardian ---Stolen Greek relics found in London---, las magníficas piezas, pintadas al estilo bizantino, adornaban monasterios ortodoxos e iglesias situadas en zonas remotas al norte de Grecia hasta que fueron sustraídas por ladrones. Según indicó el jefe de la policía griega Dimos Koursilos al citado diario, Grecia tiene "evidencia fotográfica indiscutible" de la existencia de dichas piezas y, añadió: "no hace falta decir que las queremos de vuelta". Koursilos indicó que las reliquias, que habían sido puestas a la venta por 5.000 libras cada una (unos 5.700 euros) fueron robadas "durante la pasada década". Los objetos de arte fueron descubiertos gracias a una llamada telefónica de una mujer que dijo reconocer uno de los iconos -una famosa rendición de la Virgen- en la web de la galería Temple, al oeste de Londres. Investigaciones posteriores mostraron que esa pintura formaba parte de seis iconos desaparecidos en Grecia. La versión del galerista Richard Temple, el dueño de la citada galería de Londres, señaló al rotativo que cuando compró las piezas, no tenía "absolutamente ninguna razón" para pensar que se trataba de objetos robados. "Llevo 51 años en este negocio y se me conoce demasiado como para asumir riesgos", apuntó. El galerista añadió también que al tramitar la compra había cumplido con el "protocolo correcto" y dijo que había cedido sus derechos sobre los iconos el pasado jueves, cuando dejó las piezas "en manos de Scotland Yard".

Fuente:periodistadigital.com

UNA DE LAS ESCULTURAS
MÁS EXÓTICAS DE GAUGIN
PODRÍA SER REMATADA EN US$ 15 MILLONES



"Jeune tahitienne" fue realizada por el artista durante un viaje a Tahiti, con maderas de la zona, y adornada con conchas y corales.

''Joven tahitiana'' se titula la obra que refleja parte de lo que el artista se llevó de su viaje a Tahiti. Foto: Reuters



NUEVA YORK.- Una excepcional escultura realizada por el francés Paul Gauguin (1848-1903) en su primer viaje a Tahiti, entre 1890 y 1893, podría ser vendida entre 10 y 15 millones de dólares, cuando sea subastada el próximo mayo en Nueva York. La casa de subastas Sotheby's informó hoy que, después de mostrarla al público por primera vez en medio siglo, el 3 de mayo pondrá a la venta "Jeune tahitienne" ("Joven tahitiana"), el único busto completo —incluida la parte trasera de la cabeza y la espalda— que se le atribuye al artista postimpresionista. "Al igual que en las grandes pinturas de Gauguin, esta joven mujer serena capta el misterio, encanto y exotismo del sur del Pacífico", aseguró Sotheby's en un comunicado, en el que destacó el uso de "diversos materiales de esa zona geográfica". Así, la figura principal fue tallada en madera tamanu, los pendientes eran de madera de boj, y el coral y las conchas de los collares fueron recogidos por el propio artista, quien, según Sotheby's, "consideraba personalmente que sus esculturas eran su mayor logro artístico". Antes de su venta, la obra será mostrada por Sotheby's en Hong Kong y Londres, lo que supondrá su primera exposición al público en los últimos cincuenta años, ya que su actual dueño la adquirió en 1961 a esta misma casa de subastas y, desde entonces, siempre la ha mantenido en privado. Meses después de regresar a París en 1894, Gauguin le regaló esta escultura a Jeanne Fournier, la hija de diez años de la crítica y coleccionista Jean Dolent, a la que había prometido traerle un regalo de su viaje. En 1961, Fournier encomendó su venta al padre dominico Celas Rzewuski, quien a su vez se la encargó a Sotheby's, que finalmente adjudicó la escultura en Londres a su actual propietario. La casa de subastas detalló que su próxima venta coincidirá con la mayor exposición de Gauguin organizada en Estados Unidos en más de veinte años y que tendrá lugar en Washington. Además, llega en un momento en que el mercado muestra un "excepcional" interés por obras maestras de la escultura, según la casa de subastas, que recuerda el récord alcanzado en Londres el año pasado cuando se vendió una de Alberto Giacometti por 104,3 millones de dólares.


EL PREMIO BIRGIT NILSSON A RICCARDO MUTI




El presidente de la Fundación Birgit Nilsson Rutbert Reisch anuncia que el director de la Orquesta Sinfónica de Chicago, el italiano Riccardo Muti, recibirá un millón de dólares al obtener el premio Birgit Nilsson del 2011 por sus contribuciones "extraordinarias" e influencia en el mundo de la música en Estocolmo, el miércoles 16 de marzo del 2011. Una imagen de Muti aparece a la izquierda.


Foto AP/Jonas Ekstromer


LA UNIVERSIDAD DE YALE
DEVUELVE 363 PIEZAS INCAS AL PERÚ




El presidente peruano, Alan García, saluda a la prensa al recibir las primeras cajas con objetos de la ciudadela inca de Machu Picchu devueltos por la Universidad estadounidense de Yale, el 30 de marzo de 2011 en el Palacio de Gobierno, en Lima.

Foto:Ernesto Benavides/AFP


MONUMENTO A ANDY WARHOL EN NEW YORK




El norteamericano Andy Warhol (1928-1987), considerado el padre del pop art, fue inmortalizado en la ciudad de Nueva York con una estatua de tres metros ubicada en el Union Square, a metros de donde funcionaba la famosa Factory, en la que instaló su célebre estudio. Artista multifacético -ilustrador, pintor, grafista, cineasta, fotógrafo-, que llegó a las masas con las innovaciones hechas a los objetos cotidianos creando así el arte Pop. Desde las serigrafías de la sopa Campbell, las botellas de Coca-Cola, envases de jabón, latas de conserva hasta los retratos de Elvis Presley, Marilyn Monroe y Mao Tse Tung. Muchos lo consideran el artista americano más influyente de la segunda mitad del siglo XX. En vida ya era una leyenda, tanto por su obra como por su extravagancia, los escándalos que protagonizó, etc. En el año 1987 el artista enfermó e ingresó en un hospital de Nueva York donde falleció el 22 de febrero, luego de una intervención quirúrgica. En 1994 fue inaugurado, en Pennsylvania, el museo Andy Warhol, el más grande de los Estados Unidos dedicado a un solo artista. “Cada día miles de jóvenes acuden a Nueva York inspirados por el legado de Warhol”, dijo en un comunicado el autor del monumento, Rob Pruitt (1964), quien añadió que pretende que la figura sea “una conexión directa con el artista". Warhol, un icono cultural de la ciudad y uno de los padres del Pop Art, se yergue en la estatua sobre un pedestal de cemento y luce una cámara de fotos colgada al cuello y una bolsa en la mano. La figura, que se podrá contemplar hasta el 2 de octubre, se convierte según el artista en una “presencia fantasmal” gracias a su superficie cromada, que refleja los edificios del vecindario en el que desarrolló buena parte de su trabajo. En concreto, se sitúa a la salida del inmueble que acogió desde 1968 hasta 1984 “The Factory”, el centro en el que produjo pinturas, grabados, música y películas, y que se convirtió en un símbolo de la escena artística de la ciudad. Además, según los responsables, el lugar elegido para el monumento al artista pop es justo en la esquina en la que Warhol autografió y repartió ejemplares de la revista “Interview”, que él mismo fundó.


EL MONUMENTO, ANTES Y DESPUÉS DE SER INAUGURADO.